lundi 11 mars 2024

Kaori Ito se raconte.....et nous livre le récit de ses "universités" !

 


Kaori Ito
 | lundi 11 mars 2024 | conférence-performance 
Kaori Ito (danseuse et chorégraphe, directrice du TJP CDN de Strasbourg Grand-Est) explore dans ses projets le matériau biographique et autobiographique. Par la correspondance épistolaire comme la collecte orale de témoignages, le récit de soi et des autres se construit dans une approche à la fois sociologique et anthropologique.

Troisième conférence dans le cadre de la résidence de Fany de Chaillé "Petite histoire, grande histoire" à l'Université de Strasbourg et dans le cadre du cycle "Histoire intime, histoire collective".

En présence de Fany et Chaillé et du maitre de cérémonie Guillaume Sintes, Kaori Ito prend la parole à propos de son parcours de femme japonaise, formée très tôt à la danse classique et nous contant simplement son itinéraire atypique de curieuse artiste en herbe se frottant à toutes les disciplines et souhaitant travailler avec des chorégraphes tels Philippe Decouflé, et d'autres "belles pointures" de la création chorégraphique. Désireuse d'aller plus loin dans l'universelle communication, elle prend possession de son terrain de jeu protégé pour échafauder des récits collectifs pour la scène. Glanant paroles, témoignages, récits de toute culture orale et expérience singulière digne d'être "récit" à partager. Simple et joyeuse, se croyant "extra-terrestre"toute petite, là voilà projetée dans des enquêtes, une écoute des autres bien particulière. Pour tisser entre intimité et collectif, des liens, des rhizomes, des liaisons intelligentes et intelligibles. De la répartie, de l'énergie dans la voix, de la malice plein les yeux, le regard affuté, le corps investi dans les attitudes ouvertes et perméables. Une femme se livre en toute liberté sur sa vie, ses relations avec son père qui donnent lieu à un spectacle "je danse parce que je me méfie des mots"...La mort, le vide, la culture japonaise la questionnent, l'impactent dans ses créations, l'envie de vie et de chercher les secrets qui sauvent le monde.Retrouver l'enfant qui est en nous, fragile, créatif, "souple" plein d'énergie vitale.Trouver "la fleur intime"en soi, en l’autre. Tout en quittant les choses, en faisant le deuil de certaines dans une émigration constante. Elle se "déplace", trouve la forme adéquate pour dire les émotions, celles du corps qui raconte, dit tout au delà des mots. Étayée par les interventions de Fany de Chaillé sur le même sujet de l'intimité, Kaori Ito livre ici une posture singulière: désormais directrice artistique du TJP, elle rayonne d'inventivité, de décalage, telle une créatrice de cabinet de curiosités artistiques ouvert à tous, partageant et participant à l'élaboration d'une expérience collective de grande qualité. Ceci dans la grâce de gestes simples où "se poser" est attitude étrange mais non dénuée d’intérêt! Une belle rencontre humaine et artistique où toute hésitation devient légitime et vecteur de richesse; de partage de l'intime à l'extime échappant à toute notion ou genre d'auto fiction, d'auto portrait ou de biographie....


https://genevieve-charras.blogspot.com/2017/05/je-danse-parce-que-je-me-mefie-des-mots.html

https://genevieve-charras.blogspot.com/2015/04/plexus-solaire.html

https://genevieve-charras.blogspot.com/2023/12/chers-kaori-ito-bien-en-chair-spectrale.html

https://genevieve-charras.blogspot.com/2023/11/ware-mono-de-kaori-ito-surface-de.html

mercredi 6 mars 2024

"Boléro" de Ravel: histoirre de sa danse.

 

Aller + loin, Danse , Dossiers, Histoire de la Musique

Comment sont nés les trois chefs-d’œuvre de Maurice Béjart ?

 

Le Ballet de l'Opéra de Paris rend hommage ce mois-ci au plus célèbre des chorégraphes français avec un triptyque de chefs d'œuvre dont on connait parfois peu l'origine. ResMusica décrypte pour vous la naissance et la pérennité de Boléro, L'Oiseau de feu et Le Chant du compagnon errant, tous trois à l'affiche de l'Opéra Bastille jusqu'à la fin du mois. 

Boléro, L'Oiseau de feu et Le Chant du compagnon errant sont mis au monde entre 1961 et 1971, décennie correspondant à l'envol pour qui installe peu à peu sa notoriété aux quatre coins du globe.
Lorsqu'il crée Boléro le 10 janvier 1961 dans l'opéra à l'italienne de la Monnaie à Bruxelles, le chorégraphe marseillais vient tout juste de s'installer, en Belgique alors qu'il n'y croyait guère. « Pourquoi aller au Pôle Nord ? » s'inquiète-t-il alors, lui qui brigue plutôt la direction d'un théâtre parisien et non un poste dans la capitale belge. Mais son compagnon et danseur fétiche, Germinal Casado, son élu du Sacre du printemps, tient, lui, à pérenniser l'immense succès qu'ils viennent de connaître en décembre 1959 avec ce fameux Sacre. Le directeur de la Monnaie, Maurice Huisman, passé ce test de reconnaissance en talent, lui avait alors proposé d'y fonder ce qui devient Le Ballet du XXᵉ siècle. De quatorze danseurs au moment du Sacre, la compagnie passe à soixante interprètes et se doit de réussir. Le Boléro sur la musique de Ravel est donc un test important pour lui.

Boléro

Ce ballet naît d'une image : celle de , danseuse yougoslave, sortant d'un bain de mer dans la Méditerranée l'été 1960, telle Ursula Andress trois ans plus tard, dans « James Bond 007 contre Dr. No ». Béjart est alors sur la plage près de Nervi, où sa compagnie se produit cet été-là. Duska aussi est là, avec la compagnie de Leonide Massine. Elle a 26 ans et pas encore de plans fixes. Germinal Casado, subjugué lui aussi par « cette Vénus naissant de l'onde, qui avait un physique très exceptionnel pour l'époque » convainc Béjart de l'engager.

Béjart est sûr d'une chose : il lui fera un ballet où elle aura les cheveux trempés, en souvenir de cette sensation maritime si forte. Il va choisir la musique du Boléro de Ravel, et « faire fort et simple », comme il se l'était déjà juré pour Le Sacre du printemps. Et comme pour ce dernier ballet dont il avait relu la création des Ballets Russes en la « défolklorisant », Béjart décide de donner une version abstraite et sans espagnolade au Boléro crée par (la sœur de Nijinski) en 1928 à l'Opéra de Paris pour Ida Rubinstein. Sur une idée de Ravel, celle-ci dansait sur la table d'une taverne, dans une stylisation flamenca. Une reconstitution du ballet a été réalisée en 2008 par le Russe , pour sa sœur Ilze Liepa, tous deux anciens danseurs du Bolchoï. Une captation vidéo permet bien de voir les évidentes influences de la création initiale du Boléro sur .

Béjart a forcément vu ce ballet repris à Paris par le Grand Ballet du Marquis de Cuevas en… 1958. Soit deux ans avant qu'il ne s'y attaque à son tour… On comprend alors à quel point, il n'a rien inventé mais tout revisité : comme chez Nijinska, il met une danseuse debout sur une table, qui ondule sur la mélodie de Ravel, tandis que des grappes de danseurs tournent autour de la table et de la fille, avant de se jeter sur elle dans le final. L'idée et le concept sont là. Mais pour le reste, tout diverge. Avec Béjart, la Mélodie, pieds nus, en collant noir et justaucorps beige, ondule et tournoie dans une gestuelle néo-classique et non plus flamenca. Les danseurs qui tournent autour de la table ne sont plus que des hommes et jamais ils ne viennent accompagner la jeune femme, devenue idole vénérée, seule sur son autel rouge. Chez Béjart, tout finit mal, par la dévoration du groupe sur l'individu, là où Nijinska idolâtre la star portée aux nues. Béjart considère même que la composition musicale est plus orientale qu'hispanisante, d'où les nombreuses ondulations du ventre et l‘absence de stylisations et tours de poignets comme dans le flamenco.

En réalité, les influences de Béjart sur ce Boléro seront surtout… grecques. Béjart relate que Boléro lui faisait penser aux ruelles des villages grecs. Et Casado raconte ainsi qu'ils commencèrent à travailler la chorégraphie sur la musique du film grec de Jules Dassin, « Jamais le dimanche », signée Manos Hadjidakis. Là encore, les dates concordent : le film venait de remporter un immense succès au festival de Cannes 1960, et la chanson de Melina Mercouri allait être instantanément popularisée par Dalida. On est donc loin des fameuses répétitions symphoniques du même thème du Boléro que Ravel s'était amusé à trousser pour Nijinska. Mais tout près des fameuses coïncidences et épousailles de raison entre styles, époques et cultures, chers à Béjart.

La logistique du ballet (une soliste, une table et 40 danseurs autour), la musique où le thème d'une minute se répète 18 fois, la montée crescendo de la partition comme de la danse : tout cela semble très simple. Et pourtant, la chorégraphie de Béjart est redoutable. Pas seulement par sa durée (un solo de 18 minutes sans jamais descendre de la table…), mais aussi et surtout par sa difficulté à mémoriser les pas. Au point que les solistes, aujourd'hui encore, se repassent un aide-mémoire dessiné par Angèle Albrecht, que nous vous proposons ci-dessous, et qui n'a jamais été publié.

On y voit ainsi que chaque séquence de la chorégraphie porte un nom très imagé : « Crabe », « chat », balance », « soleil », « poisson, « BB » (comme Brigitte Bardot), « chat », « ventre », « samba », « pince »… On y voit également que l'influence grecque se confirme (notamment par une séquence nommée « grec » et des bras en sémaphore et attitudes devant pour les garçons), tempérée par la reprise de la séquence « chameau », en plié-dos creux. Et pourtant, malgré ce mémo précieux, les danseurs ont tant de mal à retenir ces séquences qu'ils peuvent, dans certaines salles, avoir un prompteur à disposition, avec les noms des séquences qui défilent.

Il en est une qui raconte avec humour ses déboires pour enregistrer les pas du Boléro, c'est l'immense danseuse russe . Dans ses Mémoires, (Moi, , Éditions Gallimard, coll. « Témoins », 1995), elle qui avait supplié Béjart de lui transmettre ce ballet – alors qu'elle a déjà 50 ans -, va devoir suivre le chorégraphe qui lui souffle les pas en se mettant en face d'elle, rétro-éclairé par une lampe de poche.
« Je dévorais des yeux la tâche claire qui, du fond de la salle, m'indiquait d'un signe, comme un agent de la circulation, où je devais aller. Et j'ai réussi à contenter mon peu conciliant souffleur » écrit-elle. Elisabeth Cooper, la pianiste des cours qui allait ensuite faire Isadora avec elle, nous a raconté que la divine soviétique lui disait, se lamentant de peiner sur Boléro : « Maïa, idiote… Maïa, idiote ! » Plissetskaïa fût pourtant l'une des grandes interprètes du Boléro, comme on le voit dans une captation datant de 1977 (elle fût également invitée à le danser à l'Opéra Garnier en 1976).

C'est quelques années plus tard, en 1979, que Béjart développe une idée géniale autour de son Boléro. Idée qui naît pourtant d'un ennui qu'il développait autour de son propre chef d'œuvre. « Comme ce ballet ne m'apportait plus rien (j'avais l'impression d'en avoir fait le tour) » écrit-il dans ses Mémoires (« Un instant dans la vie d'autrui », Flammarion, 1979), je me dis : « Pourquoi ne pas intervertir la fille et les garçons ? » prit la succession de Duska et de (Tania) Bari. Le ballet changea de sens. Quarante filles autour d'une table devenue le lieu d'un culte faisaient songer à des prêtresses. » On avait là un Dionysos et ses Bacchantes. Puis, Béjart préféra revenir définitivement au principe des seuls garçons autour de la table qui, elle, verra alterner, encore à ce jour, garçon ou fille soliste.

Au-delà de l'envie de plaire à , il y avait aussi, dans cette démarche, une révolution majeure et prémonitoire : celle de dégenrer la danse néo-classique, répondant ainsi à un vieux fantasme chez lui, d'androgynie (« Je suis androgyne quand je crée » disait-il), mais aussi de vision sociétale assez précurseur. « A une époque, en 1979, où les différences entre les hommes et les femmes s'amenuisent, en tout cas dans la vie sociale et quotidienne, j'ai trouvé intéressant d'y faire écho » dira-il également.

On peut voir beaucoup de sous-textes dans ce Boléro : un simple exercice musical, une relecture des danses orientales, une version chorégraphique du strip-tease (Béjart la revendique dans ses Mémoires), une rencontre entre l'Orient mystérieux et la virile Méditerranée (comme l'analyse Germinal Casado) , une histoire de désir, un orgasme jaillissant, un rituel de mort, un viol collectif… Alexandra Vandernoot, la fille de Dushka Sifnios , devenue comédienne, se souvient avec effroi de ses premiers Boléros. « J'avais 8-9 ans et je voyais ma mère se faire dévorer par une bande de messieurs. Pour moi, c'était terrorisant » se souvient-elle aujourd'hui. Curieusement, le public n'aura jamais eu pour Boléro la distance choquée qu'il a pu avoir pour Le Sacre du Printemps, qui s'avère bien moins brutal dans son corps à corps érotisant.

samedi 2 mars 2024

"Rogue 0": ambiance sidérale cosmogonique.Léna Angster performeuse sur planète errante....

 

ROGUE Ø
 
D'emblée l'ambiance se forge: des personnages errent sur le plateau, un décompte se fabrique pour annoncer un décollage imminent, un départ pour un voyage sidéral, intergalactique sidérant. Chacun prend sa place, trouve son "endroit" et le vol est immédiat. Le voyage peut démarrer vers les entrailles d'un volcan en éruption, un gouffre karstique en crevasses tectoniques. La musique omniprésente enfle et submerge, envahit l'espace.Crissements, crépitements, grondements d'avalanche. Tel un feu d'artifice, des braises incandescentes, cavernicoles qui se frayent un chemin sous la console de Raphael Languillat, prestidigitateur tactile. (dont on connait "Poxylena" dédié à lovemusic).Un disque futuriste comme masque pour dissimuler un faciès curieux. 
 
photo arsène ott

On songe au décor de "Entr'acte" de Picabia, avec ces panneaux lumineux métalliques réverbérant sons et lumières signées Raphael Siefert. Une atmosphère constructiviste à la Gabo-Pevsner. S'agit-t-il d'un rituel païen cosmique d'extra-terrestre? L'imagination va bon train pour cette oeuvre performative que l'on s'approprie avec inquiétude, curiosité et empathie.
 Les émissions de voix de Françoise Kubler, discrètes, la clarinette de Armand Angster fusionnent dans ce magma sonore bordé de décibels, volumes et intonations puissantes. Multi médiatique panorama de la création spatio-sonore.
 
photo arsene ott

Le corps d'une des créatures se love sur une chaise gosth, support des ses lentes évolutions voluptueuses. Une combinaison scintillante rivée au corps, des baskets fluo réverbérant la lumière.L'ombre portée aux nues, menaçante, mobile. Elevation ou enlisement au sol sous les singulières lumières vertes et violettes signées Raphael Siefert.Fusion des médias très réussie. Alors que la musique distille des sons acidulés, métalliques comme unisson, sa gestuelle se confirme très plastique ambiant.Des sirènes, des salves, des dérapages sonores font surface et terrain de jeu. Mitraillage, gloussements, chaos en écho permanent. La danse se poursuit au sol, reptation archaïque d'un reptile mouvant.

Face au miroir Narcisse s'exerce à l'identité. Manipulatrice aux yeux lumineux, elle prend possession du corps de l'autre dans un duo tactile. Son exosquelette, architecture de costume de lego sportif opère pour un mystère, un suspens à dévoiler.
Des balancements de bras, tournoiements dans l'espace signent l'écriture chorégraphique de Léna Kubler: habitée par son personnage étrange.Aspirations en spirale qui lui confèrent un caractère d'ogre puissant similaire aux sonorités permanentes.  Elle se répand, fond au sol et face au miroir découvre telle Narcisse, les contours de son existence.Solide dans ses va-et-vient, assurée: elle reprend, répète, s'exerce au jeu de la guerrière amazone, dans un combat volontaire, acerbe.Elle projette, évacue, irradie l'énergie pour forger une créature à la fois innocente et responsable de bien de chaos.Offensive et virulente créature de cette planète inconnue.
 

Des casques-lunettes d'insectes redoutables pour bouclier protecteur. Un duo rassemble les deux protagonistes "femelles", enchâssement de corps singuliers, frôlements magnétiques pour une approche-contact domestiquant, apprivoisant cet autre. Hybride bestiaire fantastique. Cette performance unique est très cohérente, aboutie, en équilibre stable; Au final, les quatre personnages s'allient pour se perdre dans l'observation de cette planète errante, objet de convoitise et de curiosité. Les regards se perdent au loin hors du danger en pluie diluvienne et seul le guitariste Steffen Ahrens demeure fasciné, pétrifié, sidéré.... Puis il s'éclipse...de soleil...
 
 
photo arsène ott

Conception : Lena Angster et Raphaël Languillat.
Composition et électronique : Raphaël Languillat
Chorégraphie , mise en scène et interpretation : Lena Angster
Avec l'Ensemble Accroche Note
Françoise Kubler , voix , Armand Angster , clarinettes , Steffen Ahrens , guitare électrique .
Lumière : Raphaël Siefert
VENDREDI 1er MARS A 20H
Espace Nootoos
6, place Saint-Pierre-le - Vieux